旅行吉他的音色
我們今天的旅行吉他教程,來探討一下旅行吉他的音色方面的問題。
旅行吉他的音色
一、音色的概念
一個聲音的音色,在物理上是由它的泛音來決定的,泛音的多寡,決定著這個聲音的特性,同樣是C音,我們可以分辨出這是吉他的聲音,那是小號的聲音,而這是鋼琴的聲音等等…..
用物理的角度去解釋音色,顯得很冷、僵硬,如果從音樂的角度,那音色就會被賦予不同的意義和修辭,比如透明的、干凈的、亮麗的、有穿透力的、尖銳的、沉悶的…..,似乎音色就像是畫家的顏料,經由音樂家的揮灑,音色也具有了個性。
對于畫家來說,很難回答那種顏色是好的還是壞的,合理的解釋是什么樣的顏色適合什么樣的題材,畫一朵向日葵,正常來說當然是用鮮艷的顏色,除非畫家的心境郁悶,這朵美麗的花在他看來是灰色的??墒菍τ趯W音樂的人來說,時常會討論音色的優劣問題,這也是事實,因為不當的彈奏方式或者制作粗糙的樂器,會使演奏出來的聲音難以入耳。 可是假設當以上兩個問題都獲得解決時,那么音色對于學音樂的人來說,還有更多的意義嗎?
有的,在音樂中,音色需要對比和個性,個性的問題容后再述。 大多數音樂作品在完成時,作曲家應該已經預想到整體的形象,包括樂器的配制,和聲的運用及結構的松緊等等,剩下的就看演奏者如何詮釋,就像漫畫家把漫畫的線條畫好,接下來就是上色和色彩濃淡的運用了;一個演奏者要掌握不同的“發聲法”,擁有即使彈同一個音符也能彈出各種色彩的能力,音樂的色彩是看不到的,全憑聽覺上的感覺,明亮或陰暗,飽滿或松散,圓潤或尖銳,這是手指的訓練,也是耳朵的訓練,學聲樂的人無法看到身體內部的器官,只能由老師的引導和自我的判斷,逐漸掌握發聲的竅門,對于學器樂的人來說,能看到肢體的動作是如何在影響著聲音,已經是非常幸運的,可是也因為如此,我們時常會忽略了對耳朵的鍛煉,反而吹毛求疵的去要求肢體上的動作。 所以在學習掌握良好的彈奏方式時,同時也應該開發自身的耳朵,也就是聽覺上的分辨能力,在演奏音樂時能表現出繽紛多樣的音色,讓音樂生動起來,當然,干凈的聲音是首先必須學會的,雖然有些現代音樂并不要求完全干凈的聲音。
耳朵的訓練也包括多聽,聽各種樂器,包括人聲的音樂,聽各個時代不同的音樂風格,聽各種編制的樂器組合以后的效果,聽各個地區不同民族的音樂,讓腦海中留下印象,當我們抱起手中的吉他時,開始發揮想像力,彈塔雷加的《茶花女主題幻想曲》時,想像手中的吉他是位聲樂家,歌唱優美的旋律;彈巴赫的《小步舞曲》時,想像手中的吉他是部大鍵琴,有著金屬般清新的音響;彈朱里亞尼的《大序曲》時,想像手中的吉他是一組管弦樂團,有著各種樂器的豐富色彩….. 這是學習音樂很重要的一部分,當我們把所謂的“技巧”都掌握了以后,回過頭來才發現這部分的學習太少了,對于喜歡吉他喜歡音樂的人而言,彈琴和聽音樂都應該成為生活的一部分,而且擁有同樣的比重。
二、在吉他上的應用
音色在吉他上的應用問題,首先是硬體部分,按理來說影響吉他音色的主要因素應該是樂器本身和使用的琴弦,這是“先天性”的因素,同一個人彈不同的琴,我們可以分辨出每把琴的區別,可是同一把琴給不同的人彈,也會有不同的感覺,就像Matthias Dammann制作的吉他,給Manuel Barrueco和David Russell使用,出來的聲音竟是南轅北轍!曾經有一位小提琴家在同一場音樂會中使用了好幾把小提琴,理由是每把琴的音色不同,適合的音樂風格也不同,我想除非是職業演奏家或是樂器收藏家,否則很難有此待遇吧,所以這里先把硬體部分的影響因素排除,來談談演奏方式對于音色的影響,右手的觸弦時常被視為最關鍵的部分,有很多討論觸弦法的好文章,已經深入地對此分析過了,但我覺得這些文字性的分析,適合已經有一定基礎的學習者,不適合初學者。所謂有一定的基礎,是指己經能夠將聽覺和肢體配合在一起,聽覺上要求的聲音,能夠透過肢體的反應表達出來,如果不行,也能透過文字的敘述和觀察自身的動作,找到想要的聲音,這表示耳朵已經有了明確的仲裁權。對于初學者,我認為直接找老師求教才是最好的方法。
除了右手的觸弦,左手的按弦也是影響音色的重要關鍵,稱為“運指法”,也就是把位的安排,當然,想要有干凈的音色,首先得把弦按緊,如何施力,方法很重要。我不太喜歡用“按緊”這個詞,理想的按弦狀態應該是place (放置),而不是push(施壓),按弦需要的力氣是以能夠彈出聲音的前提下,所需的最小力氣,只要聲音能夠清楚的發出來,左手再用更多的力氣去按弦,就是浪費力氣,結果會導致手指手腕僵硬,影響移動的效率。
而“運指法”所牽涉的范圍更接近表達音樂的內容,同一個音在不同的把位彈出,效果不同,如何設計把位和指法,時常困擾著演奏者,因為有些把位上的設計雖然難彈,但這是基于音樂上的需要,再難也得克服,有時譜面上的把位設計是刻意的賣弄舞臺效果(造成手指上下飛躍的奇觀),其實可以適當的簡化。
從塔雷加(1852~1909)開始到之后的吉他音樂,樂譜上通常都已標明重要的左手指法,包括把位。因為自從制琴家Antonio de Torres (1817~1892)將吉他的有效弦長定為65公分后,吉他的外形才定案,Torres制作的吉他也成為現代吉他的制作典范。換句話說,在Torres之前的吉他外形是五花八門,用現代的吉他去彈奏那時的吉他音樂,會遇到很多指法上的問題,有些在當時的吉他上很好彈的指法,對于體積更大的現代吉他來說,手指需要更多的擴張,而再往前推,就會推到甚至“吉他”都還沒出現的時代,現在的所謂文藝復興或巴洛克時期的吉他名曲,其實都是改編曲,既是改編,就存在“版本”的問題,優秀的改編版本,演奏出來的效果會比較忠實于當時的音樂風格,不至于添加一些奇怪的和聲或聲部。 對于演奏者而言,此時的作品譜面上比較干凈,還留有很大的空間,考驗著演奏者的深度,要求演奏者深入的分析并決定運指法。